在早期的奏鸣曲中,海顿开始重视用音乐吐露人们的心声。同时也在这一时期的创作中留下了不少室内乐曲和钢琴奏鸣曲的杰作,尤其是钢琴奏鸣曲,开始经历一个不同于以往时代的演变过程。但是《降E大调奏鸣曲》的出现可以说呈现出钢琴奏鸣曲的新气象。人们一致将这部作品视为海顿最伟大的钢琴奏鸣曲。《降E大调奏鸣曲》这部海顿最后的钢琴奏鸣曲与他的大多数交响曲在结构上具有类似之处。......
2023-10-17
1.《十二平均律》的风格
巴赫之所以被人们尊为“音乐之父”,离不开他对钢琴律学做出的贡献。虽然世界各国都出现过许多音乐理论家和作曲家。甚至在16世纪末,中国明代的朱裁墒就已经用数学和历学的方法,首创了新法密律学说。并着有《乐律全书》《律吕正论》等音乐理论书。但是,仍未有人化理论为实践,利用系统的律法指导音乐创作。
所谓平均律,就是打破自然的依靠泛音“五度相生”的律法,在《十二平均律钢琴曲集》中,共有48首前奏曲和赋格,巴赫在这套作品中赋予前奏曲与赋格各种形态,它们有自己的性格,并且各不相同。《十二平均律钢琴曲集》以C大调开始,接下来按调性发展排列,包括2种大调以及12种小调,这些前奏曲与赋格,在主题上彼此并没有直接的联系。巴赫在每一首乐曲表现中,都以调性的特点为基础,充分拓展音乐内通,每首乐曲都包含着浓郁的性格特征,充满手法上的变化,使人回味无穷。
一直有人将巴赫的平均律作品视为枯燥音乐的代表,其实不然,之所以产生这样的感觉,是因为人们在聆听音乐的时候更注重去捕捉旋律的线条,而忽视了巴赫作品中最精华的部分。听众听惯了戏剧化的音乐,而巴赫不是明显戏剧化的。人们首先会对具有强烈对比性的事物表示关注,比如在音乐中出现两个对立的主题,或在音乐的发展中不同声部旋律线条的对抗。这些会让人很直接地感到兴奋,从而提升对音乐的注意力,听众听惯了以旋律为主,以和声为伴奏的主调音乐,而巴赫的音乐通常都是多线条进行的复调音乐。欣赏巴赫的平均律,最精彩之处并不在于旋律,而在于那些能够给人带来惊喜的结构上的创意。赋格中的主题总是在很多声部中交错出现,时而在明亮的高音区表现出活跃的性格,时而在中音区透露出沉稳,时而又出现在低音区,用低沉的音调引起人们的注意。
简而言之,《十二平均律钢琴曲集》自从被发现的那天起,就从未丧失过其在学术上的地位和在艺术上的魅力。关于巴赫《十二平均律钢琴曲集》手稿的问题有种种传说,究竟哪一种是真正的原作还存在争议。但是至少从它不仅能给热心学习音乐的年轻人提供一个机会,也能使熟悉调性技巧的人从中获得乐趣的题记,人们确实看到了这部作品的重要性。古尔德,波利尼、里赫特、席夫等数10位钢琴家都为平均律留下了不朽的音像资料,这些大师以无比崇敬的态度对待这部作品,他们敬奉巴赫为音乐史的巅峰。
2.《戈德堡变奏曲》的风格
《戈德堡变奏曲》是整个音乐史上最伟大的变奏曲之一。这部变奏曲原本是为两层键盘的大键琴而作的。并且,巴赫在各段变奏里都指定了键盘的种类。但是由于大键琴的衰落,这部作品渐渐被人遗忘。直到20世纪30年代,大键琴得到复兴,波兰大键琴家兰多夫斯卡恢复它的演奏原貌录制了唱片。随后,1955年加拿大钢琴家占尔德的钢琴录音才唤醒这部永恒的经典。《戈德堡变奏曲》广泛受到演奏家的青睐,图莉克、肯普夫、席夫等大师都曾倾情录制这首作品的唱片。部分演绎《戈德堡变奏曲》的钢琴家,对该部作品的痴迷程度已经达到无法自拔的境地。今天,在他们的演奏中,我们能够听到巴赫这部作品拥有跨越时空的魅力。在音乐中,我们也可以重新回到巴赫的年代。
18世纪40年代初,巴赫生活在德国莱比锡。巴赫的学生戈德堡正在作为演奏家侍奉当时驻在德累斯顿的俄国使臣凯瑟林伯爵。伯爵爱好音乐,曾经因巴赫谱写的《B小调弥撒》而授予他宫廷音乐家的封号。每当无眠的黑夜来临,伯爵就会要求戈德堡为他演奏钢琴。普通的作品无法让伯爵安睡,于是戈德堡求助于巴赫,由他谱写一部变奏曲,即有各种变奏的咏叹调。由戈德堡负责弹给伯爵听。此举收效甚好,伯爵在音乐中神色安详,缓缓入睡。为了感谢作曲家的功劳,凯瑟林送了巴赫一只装满100枚金路易的金杯。
巴赫的创作原本并不是以伯爵的安睡为指向的。《B小调弥撒》的灵感源于他在1725年为安娜·马德莲娜而作的小曲集中的主题。巴赫旧梦重拾,将它发展成一段主题,30段变奏和一段主题再现组成的庞大变奏曲。这30个变奏中蕴通着微妙的关系,就像精心搭建的一座五线谱上的建筑,将卡农、赋格、创意曲、托卡塔、咏叹调等各种形式巧妙地拼接在一起,甚至其中出现的逻辑关系、建立的平衡性、对称性犹如数学公式。不仅这样,以第16首变奏曲为分水岭,前后显现出截然不同的曲趣,大有“横看成岭侧成峰,远近高低各不同” 的意境。
在《戈德堡变奏曲》原作中,巴赫标明了不同的段落使用不同的大键琴键盘。因此,在大键琴上演奏这部作品,比在钢琴上更具视听效果。有时,演奏者的双手同时使用上层键盘,有的时候同时使用下层键盘。精彩的片段中,则出现上下键盘交错的华丽效果。不仅这样,巴赫还在谱面上标明演奏者应当寻找的感觉。《戈德堡变奏曲》以精致质密的结构和巧妙的设计,将巴洛克时期几乎所有的风格样式囊括其中,而就表达的内容,则是人类心灵深处的种种细微曲折。(www.chuimin.cn)
3.《意大利协奏曲》的风格
《意大利协奏曲》是我们现在能听到的唯一没有乐队协奏的钢琴协奏曲了。在很多钢琴家的音乐会上,这首作品都作为独奏作品出现,似乎人们已经习惯只有钢琴的旋律,而难以想象乐队应该出现在什么地方。
人们对协奏曲的认识一般来自古典主义之后的器乐表现形式。莫扎特、海顿、贝多芬等作曲家的钢琴协奏曲包含了“协奏曲”一词的最初含义——“Concerto”一词来源于拉丁文,原指“竞争,协同”,这个词间接说明了独奏乐器与乐队之间的关系,它们之间既有相互配合,也有竞逐与对抗的深层含义。17世纪之前,协奏曲多用于声乐作品,而从17世纪上半叶开始,协奏曲这一形式开始用于器乐作品,并逐渐发展成为17和18世纪最重要的器乐体裁。巴洛克时期,各种器乐体裁的发展,协奏曲成为综合多种乐器特点的音乐体裁,受到作曲家的广泛欢迎。从科菜里、托雷利到维瓦尔第,很多作曲家都尝试写作协奏曲。作为同时期的作曲家,巴赫代表了当时键盘音乐创作的最高水平,所以键盘协奏曲在巴赫的创作中占有重要地位。
《意大利协奏曲》是巴赫创作的键盘协奏曲中最有代表性的一部作品,这部作品其实与同时代作曲家的其他器乐协奏曲是有一定区别的,它只为键盘乐器写作,并不包含乐队。其实,《意大利协奏曲》是为双层键盘的大键琴而作,作曲家将其命名为协奏曲,是为了强调双层键盘大键琴的特点,即可以通过丰富的音色、广阔的音域在键盘上表现乐队的效果。《意大利协奏曲》1735年完成于莱比锡,是一首三乐章形式的协奏曲。作品将他在柯鹏时代所受到的意大利文化的影响充分展现出来。巴赫对意大利的所知所见,意大利音乐语言的独特魅力在这部作品中得到了理性的释放,这也是他研究意大利音乐得出的结果。巴赫最初将这部作品的标题定为《依意大利趣味的协奏曲》,后来被简称为《意大利协奏曲》。
《意大利协奏曲》是一部无可替代的作品。1735年,这部作品与《巴赫键盘练习曲》《法国序曲》同时出版,它的意义不仅在于这是第一部为双层键盘的大键琴所做出的协奏曲。更在于当时为双层键盘大键琴所做出的作品中,很少有作曲家将如何运用上、下层键盘,怎样选择音区等演奏问题给予明确的标注,一般都任凭演奏者自己对音乐的诠释来处理。
《意大利协奏曲》最大的特点也是它区别于其他器乐协奏曲最显著的特点,就是大键琴需要扮演双重角色:一方面,它需要展示协奏曲强烈的对抗性;另一方面,它又需要表现协奏本身和谐统一的特点。巴赫在作品中巧妙地利用了大键琴的特点,凡是在曲谱中标记“forte”(强)的地方则表示乐队全奏,相对标注“piano”(弱)的地方,则代表独奏部分。为了不破坏作品本身的基本结构,巴赫经常在乐曲中制造“对抗、竞逐”的效果,当遇到一只手标有“forte”,而另一只手标有“piano”的段落时,则有“piano”的段落是作曲家在强调独奏乐器在整个乐队当中的突出地位,这时往往需要演奏者运用合理的力度,让表现独奏乐器的声部更加突出,表现乐队的声部适当减弱,以强调协奏曲的特色。但是,在《意大利协奏曲》这部作品里,每个段落内部的各种力度变化其实又不像人们想象的那样过分,因为在巴洛克时代,乐器本身不能为明显的强弱对比创造条件。而且,就风格而言,巴洛克仍然处于以理性为主的时代,浪漫而富有戏剧性的情感表达只能停留在作曲家的思想当中,音乐环境决定了当时的音乐语言。
作品第一乐章开头以一个主和弦开始,显现出热情洋溢的风格。这时,巴赫非常注意协奏曲的常规结构,它在曲谱的下方标注了“tutti”代表乐队齐奏,力度为f,这个乐章是巴洛克协奏曲采用的典型形式,维瓦尔第和其他作曲家都采取这一标准形式写作协奏曲,在巴赫最著名的六首《勃兰登堡协奏曲》中,每一首都运用这一形式,即同一材料在不同调上不断重现,中间穿插新材料,最后回到主调。《意大利协奏曲》的第二乐章是抒情的慢板,乐句材料丰富,带有悲剧性色彩,在第二乐章,巴赫仅在一开始处标注了右手的“forte” 和左手的“piano”,高声部是按照独奏乐器的风格所写,而左手声部是两个声部的伴奏。与第一乐章不相同的是,这个乐章带有更明显的人性化特征,抒情性突破了巴洛克时代的限制,更直白自然地体现出来。第三乐章是更快的快板,与第一乐章一样运用相同的节奏,相比前两个乐章,这个乐章的难度有所增加,复杂的双排键技术对演奏者来说是个较大的挑战。
随着时代变迁,大键琴逐渐呈现颓势,钢琴取而代之成为键盘乐的主流,拥有88个键的钢琴同样可以与大键琴一样,模仿整个管弦乐队。于是《意大利协奏曲》这首双层键盘大键琴中属于重量级的作品也开始在钢琴上演奏。目前,《意大利协奏曲》已经更为广泛地作为巴赫的钢琴作品为人们所知晓,甚至它在钢琴上的适用性以及表现力给人感觉并不亚于在大键琴上的效果。也许对于当时的乐器而言,不足以承载巴赫超前的音乐表现形式,而巴赫的音乐精神随着钢琴乐器的发展成为音乐史上的永恒。巴赫的作品现在已传遍了世界的每个角落,在他的音乐里,既包括过去,也含有未来,显示出巨大的生命力。
有关钢琴音乐风格与创新教育路径探究的文章
在早期的奏鸣曲中,海顿开始重视用音乐吐露人们的心声。同时也在这一时期的创作中留下了不少室内乐曲和钢琴奏鸣曲的杰作,尤其是钢琴奏鸣曲,开始经历一个不同于以往时代的演变过程。但是《降E大调奏鸣曲》的出现可以说呈现出钢琴奏鸣曲的新气象。人们一致将这部作品视为海顿最伟大的钢琴奏鸣曲。《降E大调奏鸣曲》这部海顿最后的钢琴奏鸣曲与他的大多数交响曲在结构上具有类似之处。......
2023-10-17
1.古典主义时期钢琴演奏的体裁形式西方音乐历史中最重要的、最具代表性的交响乐体裁——交响曲、协奏曲,在古典时期形成和成熟,并且留下了最伟大的遗产,古典音乐也因此成为西方音乐史最具经典性的一个时代和风格的典型。......
2023-10-17
激情风格和音乐形态的一般特点也都突出地表现在巴洛克时期的典型作品中。在巴洛克时期,曾经有过相关的激烈争论,但这并未抑制作曲家的创作,如蒙特威尔第本人在创作中却兼用两种风格,这种对风格的认定实际上延续了整个西方音乐史。和声作为一种独立的、纵向的多声部创作手法在巴洛克时期得到肯定,和声语言的出现是一个标志。因此,巴洛克时期的许多音乐家都是著名的数字低音演奏家。......
2023-10-17
我国的传统音乐是我国钢琴曲的来源,创作过程中对西方的作曲技术进行了借鉴,在演奏技术上具有一定的特殊性,尤其在指法运用、触键方式以及踏板使用等方面最为明显。如果设计得当,在换指时就会较为顺利,如果设计不当,在换指时就会出现很明显的痕迹,也会导致演奏者手指的过度伸张。触键风格的主要特征。......
2023-10-17
对浪漫主义音乐进行严格的、可以被公认的界定,既无可能也非必要。由于与人类情感流露产生最佳共鸣,音乐可以具有与众不同的与时共进、起伏不定和狂放不羁的性质,使它能够最彻底地体现集中于浪漫主义的突出特点,成为各种艺术门类中最具有浪漫的可能性的形式。在浪漫主义音乐中很自然地呈现出个性化、情感化、民族化、幻想性、综合性和标题性的特点,其核心是个性。......
2023-10-17
“以情带声,声情并茂”的审美要求对于声乐和钢琴表演艺术都非常适用的。在钢琴作品的演奏过程中,“以情带声”要求将演奏重心放在情感上,以情感表现音乐,以情感发挥和转化不同的钢琴技巧,让钢琴技巧从一组组反射动作和机械化的组合变为充满情感的弹奏。演奏者在演奏技术中融入自身情感,这个过程就是在“化技为情”,这不仅可以让演奏者有相应的审美体验,还让演奏个性得到了升华。......
2023-10-17
在教学过程中融合使用多媒体技术,学生能够在最新方法的帮助之下对更多的音乐技巧进行学习,对钢琴学习过程中的一些重要内容进行掌握。在此过程中,教师需要对多媒体技术进行充分地利用,使每一位学生都能有效参与课堂训练,并从中得到提高。但是,在具体实施课程教学的过程当中,对于学生能力的实际锻炼情况,教师也要十分关注才行,要确保在不同的教学方式下,学生都能够得到一定的锻炼。......
2023-10-17
借助叙事的方式体现出情感,表明发生的时间,突出重点情节,描绘出人物的不同遭遇和命运,但趣味性要始终出现在整个演奏中。其中,钢琴演奏中的主次关系对应的是艺术情感体验中的集中和分散。情感由于“自作”而得到不断的升华。......
2023-10-17
相关推荐